воскресенье, 28 ноября 2010 г.

FIAC 2010

FIAC-2010 закончился уже больше месяца назад, все отчеты и анализы уже написаны, но для себя мне все-таки хочется сформулировать собственные впечатления.


Так получилось, что я была на FIAC в 2009 году, так что начну со сравнения. По количеству участников и предстваленным работам нынешняя ярмарка сильно проигрывает прошлой. В основном здании, где проходил FIAC (Гран Пале) даже не пришлось выстраивать трибуны для второго этажа, все легко и непринужденно разместились на одном. Да и количество работ на квадратный метр (если можно применить такую оценочную категорию) очевидно стало значительно меньше. Не удивительно, что и работы «классиков» современного искусства тоже были не в таком изобилии, как в 2009 году. Но то, что было представлено, очень порадовало.







Прежде всего, это несколько работ Нольде и Кирхнера. Лично мне запомнился портрет Пикассо работы Доры Маар.



Если в 2009 году меня удивило количество различных коллажей, карт, фотографий – т.е. работ, которые связаны с плоскостью, то в этом году, наоборот, большинство работ «захватывают» окружающее пространство.












Даже в работах, выставленных в Тюильри это желание "захватить" пространство, вжиться в него отчетливо прослеживалось.





Разумеется, представлена была и тема «диалога с прошлым».




Судя по обзорам, критикам запомнился именно «Спящий гермафродит», ну а мне больше понравилась ониксовая скульптура «Зависть» того же автора (Barry X Ball).



Меньше было представлено работ, задействующих этническую тему. Например, вот такие.




Удивительно, но и тема поп-культуры эксплуатировалась не так сильно. Вот те несколько примеров, которые показались мне забавными. Характерно, что продажи шли, по-моему, в основном именно в этой категории объектов.









Безусловно, было и несколько работ, которые произвели на меня более сильное впечатление. Например.







Что касается российских галерей, то на этот раз не приехала XL галерея, а галерея Гельмана переехала из основного здания Гран Пале в павильон у Карусель де Лувр. Но это не помешало активным продажам –на третий день работы ярмарки у них уже было продано несколько работ.









Еще немного фотографий



















четверг, 26 августа 2010 г.

Фотореализм и Ричард Эстес

В большой серьезной книге ART SINCE 1900 о фотореализме нет ни слова – ни статьи, ни просто упоминания. А так как я фотореализм нежно люьлю, мне это кажется очень несправедливым. Поэтому я попыталась узнать о нем побольше – вот что у меня получилось.

Название «Фотореализм» придумал Louis K. Meisel в 1968, он же составил опредление фотореализма

- Фотореалист использует камеру и фотографию для сбора информации
- Фотореалист использует механические и электромеханические средства для переноса информации на холст
- Фотореалист должен иметь техническую возможность сделать финальный результат выглядящим фотографически
- Художник должен иметь выставленную работу как фотореалист от 1972 года для того, чтобы считаться значительным фотореалистом
- Художник должен посвятить как минимум пять лет созданию и показу работ в стиле фотореализма


Richard Estes, “The Telephone Boths”, 1968

Ричард Эстес (род. В 1932) начинал вполне традиционно



Он закончил художественный институт в Чикаго, работал в рекламном агентстве, издательстве. Именно там он впервые столкнулся с необходимостью использования фотокамеры для ускорения процесса иллюстрации. При этом продолжал работать «для себя», но, так как времени не оставалось, приходилось работать ночами. Этим он объяснял отсутствие людей у него на картинах – поначалу просто негде было найти натурщиков.


«Street Scene» 1967

В том же 1967 году Эстес начинает делать работы перенося на холст или картон изображения, полученные с помощью фотокамеры. Для этого он использует форматную камеру. Интересно, что для одной картины Эстесу требуется много цветных отпечатков, которые он делает сам (предполагаю, что сейчас технология изменилась, учитывая технический прогресс и возраст автора, но я брала информацию из интервью Эстеса конца 70-х годов).


«Automat»

«Escalator»




«American Express Downtown»


«Downtown» - для этой работы были использованы около 75 фотографий, сделанные в разное время – некоторым к моменту написания было уже около 5 лет. Художник изменил форму и высоту здания на заднем плане, поменял положение тени. Эстес говорил, что для него важно «правильное» ощущение от его работы, а не точное подражание действительности. Возможно, именно поэтому на его картинах нет уличного мусора, все улицы удивительно чистые.


«B&O» - тут Эстес «добавил» желтую машину, которая создает определенное необходимое автору настроение.

«Фотореализм заставляет вас с большим вниманием относиться к окружающей среде. Обычные вещи становятся более интересными». Л.Мейзель

воскресенье, 18 июля 2010 г.

Любимые художники - Анри Руссо (1844-1910)

Можно ли влюбиться в картину? Не уверена, но чувство, которое я испытала, когда первый раз увидела «Девочку с куклой» Руссо, чем-то напоминает состояние влюбленности.



Потом я много смотрела, читала, была на выставке Руссо в Бильбао. И каждвй раз убеждалась, что Руссо – удивительный, волшебный, загадочный.
Его считают первым художником-примитивистом. Художник, начавший писать, когда ему было около 40 лет, не получивший художественного образования, но, при этом повлиявший на все направления живописи ХХ века - его влияние можно увидеть и в фовизме, и в сюрреализме, и в кубизме.
Для меня Руссо - человек-загадка, мне очень интересно понять о чем он думал, когда, придя на знаменитую выставку Сезанна, сказал «Я мог бы дописать все эти работы». Или, обращаясь к Пикассо – «Вы и я – два наиболее важных художника нашего времени, вы работаете в египетском стиле, а я – в современном» (You and Iare the two most important artists of the age - you in the Egyptian style, and I in the modern one). Чем больше я погружалась в тему, тем сильнее мне казалось, что Руссо понимал, что он не просто талантливый художник, а гений, такой, какие рождаются один – два за столетие и которые меняют плавный ход событий и открывают что-то совершенно новое.



"Спящая цыганка" 1897г., сейчас - в МОМА, NY
Подзаголовок автора – «Хотя хищник свиреп, он не решается броситься на жертву, которая мгновенно заснула от усталости».

« Какой удивительный покой! Полагая, что она осталась одна, тайна предстает перед нами во всей своей наготе…Цыганка спит, едва прикрыв глаза…Можно ли описать эту неподвжную, как бы струящуюся фигуру, эту реку забвения? ,,, Откуда упало к нам это чудо? С луны… Впрочем, художник, всегда придававший большое значение деталям, возможно не без умысла, оставил песок вокруг ступней спящей нетронутым. Цыганка туда не пришла. Она там находится. И в то же время ее там нет. Ее не существует нигде на свете. Она обитает в зеркалах.» Жан Кокто

"Я сам, портрет-пейзаж" 1890г., Прага, Национальная галерея


Художник помещает свою фигуру в центр изображения, причем соотношение размеров фигуры художника и окружающего пейзажа подчеркивает значимость для художника своего мироощущения. Об этом же говорит и само название картины – невозможно разорвать связь художника с Парижем, его набережными, мостами. Но художник относится к окружающем миру творчески, сам «раскрашивает» его, говорит то, что цвет на кисти художника – тот же, каким написаны красные детали на флагах. Руссо все еще работает на таможне, но он изображает себя с палитрой, т.е. декларирует свою принадлежность к миру живописи. При этом фигура художника вырывается из мира реальности. Художник как бы парит над землей, он несоизмеримо больше фигур простых парижан, он возвышается даже над Эйфелевой башней, которая была построена в 1889 г. Идею «отрыва от земли» подчеркивают треугольные элементы композиции, удивительные облака заставляют нас представить то, что талант художника возносит его до небес. Еще один предмет, заставляющий нас задержать внимание на небе и приближающий небо к переднему плану - это воздушный шар, вообще Руссо несколько раз вводил в свои пейзажи изображения таких прогрессивных изобретений, как воздушные шары и аэропланы. На мой взгляд, это говорит о способноти воспринимать все новое, восхищаться им, т.е. качества, которые присущи больше детям, чем взрослым. Еще один часто повторяющийся элемент – флаги, которые на этой картине изображены в основном вымышленные. По-мрему, флаги – это еще один элемент, отсылающий нас к миру детства, восторженности, открытого вопроиятия мира.
Для художника этот автопортрет очень важен, он очень личный. Руссо показывает то, что составляет его мир – набережную, мост, которые он не раз писал ранее.На палитре он пишет имя своей жены Клеманс. К этому автопротрету он возвращается через несколько лет, чтобы написать на палитре имя второй жены – Жозефины. А в 1905 г. украшает лацкан пиджака орденом Академических пальм (был учреждён для академиков и профессоров Парижского Университета и некоторых лицеев, внесших значительный вклад в науку и просвещение).

"Сюрприз" 1891г. - первое полотно, где художник изображает экзотические "джунгли" - именно эта тема принесет ему наибольшую популярность. Специалисты подсчитали, что в своих экзотических пейзажах Руссо использовал около 50 оттенков зеленого.


"Сон' 1910г. (т.е. одна из последних и самых знаменитых работ Руссо)


"The repast of the lion" - а это моя самая любимая "экзотическая" картина Руссо


Пост получился большой, сложно остановиться, наверное, я все-таки влюблена и в Руссо, и в его кратины...